miércoles, 17 de febrero de 2010

Gauguin

 



Este cuadro se titula "El cristo amarillo" . Una de las obras más famosas de Gauguin realizada durante el otoño de 1889 en Le Pouldu (Bretaña).El Cristo se convierte en el protagonista de la escena, con ese color amarillo y las líneas de los contornos muy marcadas, siguiendo la técnica del "cloisonné" inspirada en los esmaltes y vidrieras. Junto a Cristo aparecen tres mujeres bretonas, lo que sugiere que nos encontramos ante una nueva visión provocada por la intensa devoción de las mujeres.

Paul Gauguin

Pintor postimpresionista francés, cuyos colores exuberantes, formas bidimensionales planas y temática contribuyeron a dar forma al arte moderno. Nació en París el 7 de junio de 1848, en una familia liberal de clase media, su madre era hija de la célebre socialista y feminista Flora Tristán. Después de una juventud aventurera, que incluye una estancia de cuatro años en Perú con su familia y un empleo en la marina mercante francesa, se convirtió en un agente de bolsa de París con éxito, llevando una confortable vida burguesa con su mujer, la danesa Mette-Sophie Gad, y sus cinco hijos. En 1874, después de conocer al pintor Camille Pissarro y ver la primera exposición de los impresionistas, se hizo coleccionista y pintor aficionado. Expuso con los impresionistas en 1876, 1880, 1881, 1882 y 1886. En 1882, debido a la quiebra de la Bolsa, decidió convertir su afición a la pintura en oficio. Un año después, su mujer e hijos se fueron a vivir con la familia de ella a Dinamarca. A comienzos de 1884 él se trasladó a Ruán, donde vivía Pissarro. Hombre en la carretera (Ruán) pintado entonces y que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid (España), es una muestra típica del estilo paisajista de Gauguin, aún dominado por la influencia del impresionismo. Entre 1886 y 1891 Gauguin vivió principalmente en la Bretaña (a excepción del viaje a Panamá y Martinica entre 1887 y 1888), donde era el centro de un pequeño grupo de pintores experimentales conocidos como la escuela de Pont-Aven. Bajo la influencia del pintor Émile Bernard, se alejó del impresionismo y adoptó un estilo menos naturalista, al que denominó sintetismo. Halló inspiración en el arte indígena, en los vitrales medievales y en los grabados japoneses, estos últimos los conoció a través de Vincent van Gogh en 1888, durante los dos meses que vivieron juntos en Arles, en el sur de Francia. Tras el altercado en el que Van Gogh intentó matarle, abandonó la ciudad.
Su nuevo estilo, marcado por la absorción de influencias del arte primitivo bretón, se caracterizó por la utilización de amplias zonas planas de colores encendidos, como en el Cristo amarillo (1889, Galería Albright-Knox, Buffalo, Estado de Nueva York, Estados Unidos). En 1891, arruinado y endeudado, se embarcó hacia Tahití escapando de la civilización europea, una sociedad gobernada por el oro, y de todo lo que es artificial y convencional. A excepción de una visita a Francia entre 1893 y 1895, permaneció el resto de su vida en las Antillas, primero en Tahití y después en las islas Marquesas. Las características esenciales de su pintura experimentaron pocos cambios, mantuvo la expresividad cromática, el rechazo a la perspectiva y la utilización de formas amplias y planas. Sin embargo, influido por el ambiente tropical y la cultura polinesia, su obra fue cobrando fuerza expresiva a medida que el tema se fue haciendo más característico, la escala de sus cuadros mayor y sus composiciones más simples. Su temática abarcó desde escenas de la vida cotidiana, como Tahitianas en la playa (1891, Museo de Orsay, París, Francia), hasta inquietantes escenas de supersticiosa aprensión, como El espíritu de los muertos observa (1892, Galería de Arte Albright-Knox). Su obra maestra es la inmensa alegoría, que es así su testamento pictórico, ¿De dónde venimos, qué somos, dónde vamos? (1897, Museo de Bellas Artes, Boston, Estados Unidos), pintado inmediatamente antes de su intento de suicidio. Una modesta pensión que le enviaba un marchante de arte de París le mantuvo hasta su muerte, el 9 de mayo de 1903, en el pueblo de Atuana, isla de Dominica (islas Marquesas). Sus experimentaciones atrevidas con el color constituyen el antecedente directo del fauvismo. La fuerza de sus formas pictóricas influyó en el pintor noruego Edvard Munch y en la posterior escuela expresionista.


Fuente del trabajo: wikipedia

Renoir






 Este cuadro se titula " El almuerzo de los remeros " es un oleo sobre lienzo pintado en 1881. En este cuadro Renoir capturó una gran cantidad de luz. Como se puede apreciar, la mayor cantidad de luz viene de la gran abertura en el balcón, atrás del hombre en camiseta y sombrero. Las camisetas de ambos hombres en el fondo y el mantel de mesa actúan en conjunto para reflejar esa luz y enviarla a través de toda la composición.


 Auguste Renoir

Pintor impresionista francés, famoso por sus pinturas resplandecientes e íntimas, en particular las que representan desnudos femeninos. Considerado como uno de los más grandes artistas independientes de su época, es famoso por la armonía de sus líneas, la brillantez de su color y el encanto íntimo de sus muy variados temas pictóricos. A diferencia de otros impresionistas, le interesó más la representación de la figura humana individual o en retratos de grupo que los paisajes, además, tampoco subordinó la composición y plasticidad de la forma a los intentos de interpretación de los efectos lumínicos. Renoir nació en Limoges, el 25 de febrero de 1841. De niño trabajó como decorador en una fábrica de porcelanas de París, a los 17 años copiaba pinturas sobre abanicos, pantallas de lámparas y persianas. Tras su ingreso en la Academia de Bellas Artes, en 1862, Renoir se matriculó en la academia del pintor suizo Charles Gabriel Gleyre, donde conoció a Fridéric Bazille, Claude Monet y Alfred Sisley. Su obra más temprana estuvo influenciada por dos pintores franceses, Monet en su tratamiento de la luz, y el pintor romántico Eugène Delacroix en su tratamiento del color. En 1864 exhibió por primera vez su obra en París, pero no obtuvo cierto reconocimiento hasta 1874, en la primera exposición de pintores de la nueva escuela impresionista. El baile del Moulin de la Galette (1876, Museo dOrsay, París) es una de las obras más famosas del impresionismo, una escena de un café, al aire libre, en la que queda patente el dominio de Renoir en el tratamiento de las figuras y en la representación de la luz. Otros ejemplos extraordinarios de su talento como retratista son, Madame Charpentier y sus niños (1878, Museo Metropolitano de Nueva York) y Jeanne Samary (1879, Museo del Louvre de París). Renoir consolidó su reputación con la exposición individual celebrada en la galería Durand-Ruel de París en 1883. Entre 1884 y 1887 realizó unas series de estudios de grupo de figuras desnudas conocidas como Las grandes bañistas (Museo de Arte de Filadelfia). Estas obras revelan su extraordinaria habilidad para mostrar el brillante y nacarado color y textura de la piel y para comunicar un sentimiento lírico unido a la plasticidad del tema. Su representación de la gracia femenina no ha sido superada en la historia de la pintura moderna. Muchos de sus últimos cuadros tratan también el mismo tema pero en un estilo cada vez más acentuado rítmicamente. Durante los últimos 20 años de su vida padeció de artritis. Aunque le era imposible mover las manos libremente, continuó trabajando con un pincel atado al brazo. Renoir murió el 3 de diciembre de 1919 en Cagnes, una villa al sur de Francia. Otras destacadas pinturas de Renoir son, El palco (1874, Galerías del Courtauld Institute de Londres), Mujer del abanico (1875) y El Columpio (1875), ambas en el Museo dOrsay de París, El almuerzo de los remeros (1881, Colección Phillips de Washington), Los paraguas (1883, National Gallery, Londres) y Jarrón de crisantemos (1895, Museo de Bellas Artes de Ruán, Francia), uno de los numerosos bodegones de flores y frutas que pintó a lo largo de su vida. 

Fuente del trabajo :wikipedia

Picasso

 

 Este cuadro se titula Guernica , es uno de los cuadros mas famosos de picasso. Fue encargado por el bando republicano en la gerra civil , para exponerlo en la Exposicion Internacional de 1937 en Paríscon el fin de atraer la atencion del publico a la causa republicana.





Pablo Ruiz Picasso

Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 1881 - Moulins, Francia, 1973) Artista español. Hijo del también artista José Ruiz Blasco, en 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde el joven pintor se rodeó de un grupo de artistas y literatos, entre los que cabe citar a los pintores Ramón Casas y Santiago Rusiñol, con quienes acostumbraba reunirse en el bar Els Quatre Gats.
Entre 1901 y 1904 Pablo Picasso alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entró en la etapa denominada período azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de 1904, Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del Sena. En la capital francesa trabó amistad, entre otros, con los poetas Guillaume Apollinaire y Max Jacob y el dramaturgo André Salmon; entre tanto, su pintura experimentó una nueva evolución, caracterizada por una paleta cromática tendente a los colores tierra y rosa. Al poco de llegar a París entró en contacto con personalidades periféricas del mundillo artístico y bohemio, como los estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería su marchante por siempre, Daniel-Henry Kahnweiler.
Hacia finales de 1906 Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX: Les demoiselles d'Avignon. En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias, entre las que cabe citar como principales el arte africano e ibérico y elementos tomados del Greco y Cézanne. Bajo la constante influencia de este último, y en compañía de otro joven pintor, Georges Braque, Pablo Picasso se adentró en una revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación pictórica del volumen: fue el inicio del cubismo.
A partir de 1909, Picasso y Braque desarrollaron dicho estilo en una primera fase denominada analítica. En 1912 introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo, técnica que denominaron collage. La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en la etapa sintética de dicho estilo, marcado por una gama cromática más rica y la multiplicidad matérica y referencial .
Entre 1915 y mediados de la década de 1920 Picasso fue abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativista, en el marco de un reencuentro entre clasicismo y el creciente influjo de lo que el artista denominó sus «orígenes mediterráneos». Casado desde 1919 con la bailarina rusa Olga Koklova y padre ya de un hijo, Paulo, Pablo Picasso empezó a interesarse por la escultura a raíz de su encuentro en 1928 con el artista catalán Julio González; entre ambos introdujeron importantes innovaciones, como el empleo de hierro forjado.
En 1935 nacería una hija, Maya, de una nueva relación sentimental, Marie-Therèse, con quien Pablo Picasso convivió abiertamente a pesar de seguir casado con Olga Koklova; a partir de 1936, ambas debieron compartir al pintor con una tercera mujer, la fotógrafa Dora Maar.
El estallido de la guerra civil española lo empujó a una mayor concienciación política, fruto de la cual es una de sus obras más conocidas, el mural de gran tamaño Gernika. En 1943 conoció a Françoise Gilot, con la que tendría dos hijos, Claude y Paloma. Tres años más tarde Pablo Picasso abandonó París para instalarse en Antibes, donde incorporó la cerámica a sus soportes predilectos.
En la década de 1950 realizó numerosas series sobre grandes obras clásicas de la pintura, que reinterpretó a modo de homenaje. En 1961 Pablo Picasso contrajo segundas nupcias con Jacqueline Roque; sería su última relación sentimental de importancia. Convertido ya en una leyenda en vida y en el epítome de la vanguardia, el artista y Jacqueline se retiraron al castillo de Vouvenargues, donde el creador continuó trabajando incansablemente hasta el día de su muerte.

Fuente del trabajo :wikipedia

Pissarro

 

Esta obra se titula "lluvia en la calle" es un oleo sobre lienzo , se encuentra en el museo de  Museo Thyssen-Bornemisza  , lo e elejido pos su gran realismo que aunque a sido pintado a base de pequeñas pinceladas da una sensacion de perfección ya que los colores osn muy acertados.

Camille Pissarro

Pintor impresionista francés, cuya amistad y apoyo dio ánimo a muchos pintores jóvenes. Pissarro nació en Santo Tomás, Islas Vírgenes, y se trasladó a París en 1855, donde estudió con el paisajista francés Camille Corot. Asociado en un principio con la Escuela de Barbizon, Pissarro se unió más tarde a los impresionistas y tuvo representación en todas sus exposiciones. Durante la Guerra Franco-prusiana (1870-1871), vivió en Inglaterra y estudió el arte inglés, interesándose sobre todo por los paisajes de Joseph Turner. En la década de 1880, desanimado con su trabajo, experimentó con el Puntillismo, el nuevo estilo, sin embargo, no cuajó entre los coleccionistas y galeristas, y tuvo que volver a un estilo impresionista más libre. Pintor del sol y de destellantes juegos de luz, Pissarro produjo buen número de tranquilas escenas rurales de ríos y paisajes, también pintó escenas callejeras en París como La calle Saint-Honoré después del mediodía, efecto de lluvia (1897, Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid), Le Havre y Londres. Era un excelente profesor, entre sus alumnos y colegas se encontraban Paul Gauguin y Paul Cézanne, su hijo Lucien Pissarro y la pintora impresionista estadounidense Mary Cassatt. Pissarro fue un artista prolífico, muchas de sus pinturas, acuarelas y gráficos cuelgan de la Galería de Luxemburgo en París.

Fuente del trabajo :wikipedia

domingo, 14 de febrero de 2010

Claude Oscar Monet

 Este cuadro se titula "El estanque de las ninfeas y el puente japonés" pintado en  1900 se encuentra en el museo de bellas artes de Boston , lo he elegido por su gran realismo , este cuadro lo pinto en el estanque de su casa  lugar donde le sirvio como inspiracion en muchas de sus obras . Los frondosos árboles que rodean las orillas del riachuelo se reflejan en el agua, sobre la que destacan las vivas tonalidades de los nenúfares.

Claude Oscar Monet

Claude Monet, pintor impresionista francés. A los quince años dibujaba caricaturas, que exponía en una librería de El Havre, localidad a la que se había trasladado su familia en 1845. El pintor Eugène Boudin vio aquellas muestras del talento artístico del muchacho y le indujo a dedicarse a la pintura de paisajes.
En 1859, Monet marchó a París y se matriculó en la academia Suiza, en la que conoció a Pisarro. Pasó dos años en Argelia como soldado, y a su regreso a París, en 1862, se relacionó con los más importantes pintores jóvenes de la época: Rendir, Sisley y Bazille. En 1864 fue a Normandía, donde encontró a Jongkind, que ejerció considerable influencia en su obra, la cual, por esta época, seguía siendo bastante tradicional: La merienda campestre (1865), La terraza en el Havre (1866), El vestido verde (1866, museode Bemen).
No obstante, y aunque su talento ya era reconocido por algunos críticos, la mayor parte de sus envíos a las exposiciones oficiales eran sistemáticamente rechazados, a pesar de que fue precisamente en esta época cuando realizó sus máximas creaciones , por aquel entonces abandonó el estudio de la figura y multiplicó los luminosos paisajes de Bougival y Argenteuil, en los que comenzó a experimentar nuevas técnicas encaminadas a lograr una mejor expresión de los efectos lumínicos.

Durante la guerra de 1870 Monet se trasladó a Gran Bretaña, donde volvió a encontrar a Pisarro y Sisley, conoció a Durand-Ruel, que se convertiría en su marchante, y pudo contemplar las obras de Turner y Constable, sus más directos predecesores.  

Cuando regresó a Francia volvió a dedicarse al paisaje, pintando una y otra vez las márgenes del Sena en Argenteuil, desde una barca convertida en taller de pintor.

Junto con sus antiguos condiscípulos de la Academia Suiza, constituyó una agrupación destinada a organizar sus propias exposiciones, ya que eran rechazados de las oficiales. 

En 1888 pintó numerosos paisajes de Antibes y comenzó sus famosas series: un mismo motivo observado durante varias horas del día; así pintó cuarenta veces, bajo distintas luces y a diferentes horas del día, la fachada de la catedral de Ruán (1892-1895). 
En los últimos años de su vida, casi ciego, pintó una y otra vez los nenúfares de su jardín de Giverny, y en estas obras llevó al extremo sus experiencias, hasta el punto de que aquellas manchas de color, casi totalmente desprovistas de forma, son consideradas como uno de los puntos de partida del arte abstracto ; la serie de nenúfares fue legada por Monet al estado francés en 1923.

Fuente del trabajo : wikipedia 

domingo, 31 de enero de 2010

Jean Auguste Dominique Ingres

 

El cuadro se titula "Juana de Arco"  data del año 1854 es un oleo sobre lienzo de gran tamaño. Me gusta su dificultad  y el minucioso trabajo de detalles en la mesa o la falda de Juana de Arco , nos intenta dar una sensacon de que sea lo mas real posible como en el reflejo de la luz de la armadura.

Jean Auguste Dominique Ingres

Ingres nace un 29 de agosto de 1780 en Montauban. Hijo del escultor y pintor Joseph Ingres. Dominique Ingres estudió en Toulouse con Pierre Vigan, con Joseph Roques y con Jean Briant. En 1797  se traslada a París y entra en el taller del pintor Jacques-Louis David. Gana el gran premio de Roma con su obra Los embajadores de Agamenón.
En 1812 recibe el encargo de decorar el Palacio de Monte Cavallo, pero finalmente tuvo que marchar de Roma y se instaló en Florencia donde abriría su propio taller en 1819. En el Salón de París de 1824  triunfó con El Voto de Luis XIII.
Se traslada a París y se convierte en el líder de la escuela neoclasicista. En 1826 y se le encarga  la decoración de algunos techos del Palacio del Louvre, ya convertido en museo nacional, donde pinta La apoteosis de Homero , es nombrado vicepresidente de la Escuela de Bellas Artes de París y después Presidente, en el año 1833.
Un año después Ingres pinta el Martirio de san Sinforiano (Catedral de Autun) y se le encarga la dirección de la Escuela de Francia en Roma. En 1845,le conceden la Legión de Honor. En la Exposición Universal de París de 1855  recibe, junto con Delacroix, la medalla de oro.Fallece en París el 14 de enero de 1867.
Fuente del trabajo : biografias y vidas y wikipedia

Eugène Delacroix

 Este cuadro se llama " La barca de dante " es un óleo sobre lienzo pintado en 1822 . Me a parecido interesante por su dificultad y su realismo al relizar los cuerpos y las caras llenas de expresividad. En el podemos observar como los cuerpos intentan aferrarse a la barca y como ondean los paños que visten añ hombre que lleva el remo.

Eugène Delacroix
Delacroix nace en 1798 fue un artista de gran éxito en su época, guardando aún su obra alguna reminiscencia del Clasicismo a la vez que del Romanticismo más claro. Siendo un supuesto hijo de Talleyrand, estudio también con Guérin, especializándose en 1815 en cuadros de grandes dimensiones. Conoció a Géricault en 1817, quien influlló en su pintura.
Delacroix estudió a los grandes maestros del Barroco en el Louvre, interesándose por los grandes artistas venecianos y por Rubens y Rembrandt También conoce la producción contemporánea, especialmente la de los ingleses Bonington y Constable, y la obra de pintores próximos como Wappers, y le influyen Turner y los retratistas ingleses, de Reynolds a Lawrence.

En 1825 viajó a Inglaterra, yendo en 1832 a Marruecos, donde se pone en contacto con el colorismo, la sensualidad y la luz de la pintura norteafricana. En 1833 recibe la protección del primer ministro Thiers. En 1847 visita a Corot, pintor realista, a quien admirará, pero seguirá pintando grandes encargos decoraciones y no obras realistas. En estos momentos también le influirá notablemente Poussin.

Delacroix escribió un diario, en el que se presentan vínculos con el Impresionismo "las sombras de un objeto son del color complementario a éste". Esta también en contacto con Chopin, a quién retratará, así como con otros músicos. Fallece en 1863.

Fuente del trabajo : wikipedia

jueves, 28 de enero de 2010

Joseph Mallord William Turner


 Elijo este cuadro por su cuidado sobre los pequeños detalles como el reflejo del puente en agua . Este cuadro es titulado ‘Carlisle’  y lo pinto cuando tenía 22 años.

Joseph Mallord William Turner

(Londres, 1775-id., 1851) Pintor británico. Fue un artista precoz, admitido ya a los catorce años como alumno en la Royal Academy, de la que fue nombrado miembro asociado en 1799, a los veinticuatro años, y de la que fue también, más tarde, profesor y vicepresidente. Desde pequeño tenia una gran inclinación hacia la pintura se concretó desde el primer momento en una vocación de paisajista, que fue el único tema que cultivó, y del cual llegó a ser un maestro indiscutible.
A partir de 1792 adoptó la costumbre de realizar apuntes de paisajes y vistas para venderlos a grabadores o convertirlos luego en óleos o acuarelas. Esta línea de actuación, mantenida a lo largo de toda su vida, está en el origen de la gran cantidad de dibujos que dejó a su muerte ,como "Puertos de inglaterra"  o "La batalla de trafalgar"

Aunque su obra fue muy discutida, contó con admiradores y mecenas incondicionales, como el tercer conde de Egremont y Ruskin. Gozó, por ello, de un gran desahogo económico, que le permitió realizar constantes viajes por diversos países (Francia, Suiza, Italia), de los que constituyen un recuerdo memorable, por ejemplo, sus series de vistas de Venecia.
Desde sus inicios, sus paisajes son plenamente románticos por el dramatismo de los temas tratados y manifiestan un interés particular por el espacio atmosférico y los efectos luminosos. Estos dos rasgos, los más característicos de su peculiar estilo, se mantuvieron hasta el final de su carrera, aunque en composiciones cada vez más esquemáticas y abstractas en las que el color adquirió un protagonismo absoluto. En sus últimos años vivió una existencia solitaria, con frecuentación casi exclusiva de su amante, Sophia Booth.

Fuente del trabajo: el rincon del vago  y wikipedia

Caspar David Friedrich


  Esta pintura se llama  "La cruz de las montañas" la he elejido porque me parece un cuadro muy conseguido ya que da la sensacion de estar en un atardecer pero los rayos de sol se ven detras de esa montaña. Los arboles representran almas y si nos damos cuenta en las copas de algunos arboles hay dibujadas cruces.



Caspar David Friedrich


Pintor romántico alemán del siglo XIX .Nació el 5 de septiembre de 1774 en Greifswald y estudió en la Academia de Copenhague. En 1798 se estableció en Dresde, donde entró a formar parte de un círculo literario y artístico  de los ideales del movimiento romántico. Sus primeros dibujos eran perfilados con precisión a lápiz o sepia, pintaba motivos que serán recurrentes a lo largo de su obra, playas de rocas, llanuras planas y desnudas, cadenas montañosas sin fin y árboles altisimos. Más adelante su obra comienza a reflejar cada vez más la respuesta emocional del artista frente a los escenarios naturales. Comenzó a pintar al óleo en 1807, uno de sus primeros lienzos, La cruz de las montañas (1807, Staatliche Kunstsammlungen, Dresde), es representativo de su estilo de madurez. Con esta obra consigue romper totalmente con la pintura religiosa tradicional, casi todo es paisaje , la figura de Cristo crucificado, vista desde atrás y recortada contra la puesta de sol en la montaña, se halla casi perdida en el escenario natural. Según los escritos del propio Friedrich, todos los elementos de la composición tienen carácter simbólico. Las montañas son una alegoría de la fe, los rayos del sol del atardecer simbolizan el final del mundo precristiano, y los abetos representan la esperanza. Los colores fríos, ácidos, la iluminación clara y los contornos contrastados potencian los sentimientos de melancolía, aislamiento e impotencia humana frente a la fuerza inquietante de la naturaleza que se expresa en su obra. Como profesor de la Academia de Dresde, determinó la obra de los pintores románticos alemanes posteriores. A pesar de que su fama declinó tras su muerte, muere el 7 de mayo de 1840 en Dresde, su simbología sigue fascinando  en la actualidad.


Fuente del trabajo: wikipedia y mundoarte.

martes, 12 de enero de 2010

Francisco de Goya



Elijo esta imagen porque es una de las que más me ha gustado de este pintor , fue encargado a pintar en 1814 por Fernando VII para perpetuar las acciones de la heroica insurrección popular contra las tropas de napoleónicas.
El lienzo plasma de gran modo la violencia del estallido popular del Dos de Mayo a la llamada respuesta contra el invasor, esta técnica dejo huella en la pintura patriótica del romanticismo.

Francisco de Goya

Pintor y grabador español considerado uno de los grandes maestros de lapintura de su país. Goya nació en lapequeña localidad aragonesa de Fuendetodos (Zaragoza) el 30 demarzo de 1746. Su padre era pintor y dorador de retablos y su madredescendía de una familia de la pequeña nobleza de Aragón. Asistió a las Escuelas Pías de Zaragoza y comenzó suformación artística a los 14 años, momento en el que entró comoaprendiz en el taller de José Luzán, pintor local competente aunquepoco conocido, donde Goya pasó cuatro años. En 1763 el joven artistaviajó a Madrid, donde esperaba ganar un premio en la Academia de SanFernando (fundada en 1752). Aunque no consiguió el premio deseado, hizoamistad con otro artista aragonés, Francisco Bayeu, pintor de la corteque trabajaba en el estilo académico introducido en España por elpintor alemán Anton Raphael Mengs. Bayeu (con cuya hermana, Josefa,habría de casarse Goya más adelante) tuvo una enorme influencia en laformación temprana de Goya y a él se debe que participara en un encargoimportante, los frescos de la iglesia de la Virgen del Pilar enZaragoza (1771, 1780-1782), y que se instalara más tarde en la corte.En 1771 fue a Italia donde pasó aproximadamente un año. Su actividaddurante esa época es relativamente desconocida, se sabe que pasóalgunos meses en Roma y también que participó en un concurso de laAcademia de Parma en el que logró una mención. A su vuelta a España,alrededor de 1773, se presentó a varios proyectos para la realizaciónde frescos, entre ellos el de la Cartuja de Aula Dei, cerca deZaragoza, en 1774, donde sus pinturas prefiguran las de sus mejoresfrescos realizados en la iglesia de San Antonio de la Florida enMadrid, en 1798, fecha en la que comenzó a hacer grabados partiendo dela obra de Velázquez que, junto con la de Rembrandt, sería fuente deinspiración durante toda su vida.


En1789 Goya fue nombrado pintor de cámara por Carlos IV y en 1799ascendió a primer pintor de cámara, decisión que le convirtió en elpintor oficial de Palacio. Goya disfrutó de una posición especial en lacorte, hecho que determinó que el Museo del Prado de Madrid heredarauna parte muy importante de sus obras, entre las que se incluyen losretratos oficiales y los cuadros de historia. Éstos últimos se basan ensu experiencia personal de la guerra y trascienden la representaciónpatriótica y heroica para crear una salvaje denuncia de la crueldadhumana. Los cartones para tapices que realizó a finales de la década de1780 y comienzos de la de 1790 fueron muy apreciados por la visiónfresca y amable que ofrecen de la vida cotidiana española. Con ellosrevolucionó la industria del tapiz que, hasta ese momento, se habíalimitado a reproducir fielmente las escenas del pintor flamenco delsiglo XVII David Teniers. Algunos de los retratos más hermosos querealizó de sus amigos, de personajes de la corte y de la nobleza datande la década de 1780. Obras como Carlos III de cazador (1786-1788), Losduques de Osuna y sus hijos (1788) ambos en el Museo del Prado deMadrid, o el cuadro la Marquesa de Pontejos (c. 1786, Galería Nacional,Washington) demuestran que en esa época pintaba con un estilo elegante,que en cierto modo recuerda al de su contemporáneo inglés ThomasGainsborough. Dos de sus cuadros más famosos, obras maestras del Prado,son, La maja desnuda (1800-1803) y La maja vestida (1800-1803). En elinvierno de 1792, en una visita al sur de España, Goya contrajo unagrave enfermedad que le dejó totalmente sordo y marcó un punto deinflexión en su expresión artística. Entre 1797 y 1799 dibujó y grabóal aguafuerte la primera de sus grandes series de grabados, Loscaprichos, en los que, con profunda ironía, satiriza los defectossociales y las supersticiones de la época. Series posteriores, como losDesastres de la guerra (1810) y los Disparates (1820-1823), presentancomentarios aún más cáusticos sobre los males y locuras de lahumanidad.


Los horrores de la guerra dejaron una profundahuella en Goya, que contempló personalmente las batallas entre soldadosfranceses y ciudadanos españoles durante los años de la ocupaciónnapoleónica. En 1814 realizó El dos de mayo de 1808, la lucha contralos mamelucos y El tres de mayo de 1808, los fusilamientos en lamontaña de Príncipe Pío (ambos en el Museo del Prado). Estas pinturasreflejan el horror y dramatismo de las brutales masacres de grupos deespañoles desarmados que luchaban en las calles de Madrid contra lossoldados franceses. Ambas están pintadas, como muchas de las últimasobras de Goya, con pinceladas de grueso empaste de tonalidades oscurasy con puntos de amarillo y rojo brillante. Sencillez y honestidaddirectas también se aprecian en los retratos que pintó en la cúspide desu carrera, como Carlos IV con su familia (1800, Museo del Prado),donde se muestra a la familia real sin la idealización habitual. Lascélebres Pinturas negras (c. 1820, Museo del Prado) reciben su nombrepor su espantoso contenido y no tanto por su colorido y son las obrasmás sobresalientes de sus últimos años. Originalmente estaban pintadasal fresco en los muros de la casa que Goya poseía en las afueras deMadrid y fueron trasladadas a lienzo en 1873. Destacan, entre ellas,Saturno devorando a un hijo (c. 1821-1823), Aquelarre (escena sabática)(1821-1823). Predominan los tonos negros, marrones y grises ydemuestran que su carácter era cada vez más sombrío. Posiblemente seagravó por la opresiva situación política de España por lo que tras laprimera etapa absolutista del rey Fernando VII y el Trienioconstitucional (1821-1823), decidió exiliarse a Francia en 1824. EnBurdeos trabajó la técnica, entonces nueva, de la litografía, con laque realizó una serie de es
cenas taurinas, que se consideran entre lasmejores litografías que se han hecho. Aunque hizo una breve visita aMadrid en 1826, murió dos años más tarde en el exilio, en Burdeos, el16 de abril de 1828. Goya no dejó herederos artísticos inmediatos, perosu influencia fue muy fuerte en los grabados y en la pintura demediados del siglo XIX y en el arte del siglo XX.

Fuente del trabajo : wikipedia